Login

Passwort oder Login falsch

Geben Sie Ihre E-Mail an, die Sie bei der Registrierung angegeben haben und wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.



 Mit dem Konto aus den sozialen Netzwerken


Zeitschrift "Partner"

Zeitschrift
Kultur >> Kultur-Nachrichten
Partner №8 (263) 2019

Art Deco: секрет стиля

Маяковский, рассматривая в Америке в 1925 году нью-йоркские небоскребы, задиристо констатировал: «Это славные достижения современной инженерии. Прошлое не знало ничего подобного! Трудолюбивые ремесленники Возрождения никогда не мечтали о таких высоких сооружениях, качающихся на ветру и бросающих вызов закону тяготения. Пятьюдесятью этажами они шагают в небо, и они должны быть чистыми, стремительными, совершенными и современными, как динамо. Но американский строитель, лишь наполовину сознающий, какое чудо он создал, разбрасывает на небоскребах одряхлевшие и никчемные здесь готические и византийские орнаменты. Зачем? Это вроде как привязать к экскаватору розовые бантики или посадить целлулоидных «пупсиков» на паровоз. Это, может быть, и прелестно, но это не искусство. Это не искусство индустриального века».

 

Поэт, конечно, был не одинок в своих представлениях, однако миллионы людей сегодня любуются именно этой чистотой форм с причудливым, «неуместным» орнаментом в произведениях искусства, архитектуры и дизайна того самого «индустриального века»!

Американский дизайн возник позже европейского. Америка к 1919 году была еще «дизайнерской провинцией» и, хотя в то время имела самую передовую индустрию, но не имела культуры, соответствующей «индустриальному веку». История перенесения дизайна из Европы в Америку, а потом обратно, из Америки в Европу, очень интересна, но нас интересует сюжетная линия, связанная с Ар деко.

 

К концу ХIХ века в творчестве и сознании европейских мастеров искусств произошел решительный поворот к модернизму – это был ответ тому тягостному, беспокойному времени, в котором они жили. Почти одновременно, с разницей, может быть, в несколько лет, появляются различные течения и направления в искусстве, архитектуре и дизайне: ар нуво во Франции, «Сецессион» в Австрии, югендстиль и «Баухауз» в Германии, супрематизм и конструктивизм в России, футуризм в Италии, дадаизм в Швейцарии... Во всех случаях речь идет об одном художественном движении, объединенном общим названием «модернизм». Модернисты в своем художественном творчестве вытеснили человека из «центра мира» и взяли курс на тотальное новаторство, на «самоценное и самодовлеющее новое». Но и они, хитрецы, всё-таки вкрапливали в свои произведения художественные элементы старой школы, классического искусства.

Развивался модернизм во всех направлениях и стилях очень бурно, и в 1925 году Франция устроила выставку художественной промышленности – Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriales Modernes, которая подвела первые итоги развития новой эстетики в культуре послевоенной Европы. Там были представлены достижения архитектуры, дизайна декоративно-прикладных искусств того времени – повод для национальной гордости и успеха, что тут скажешь.

 

Подавляющее число экспонатов символизировало примирение нового искусства и индустрии. На первое место вышла функциональность, а декоративный элемент отодвинулся на второй план. Функциональность зданий, мостов, мебели, светильников, дизайна помещений и даже уличных фонарей. Потом уже объекты декорировались – неожиданно и дерзко, в меру понимания художниками Великой Красоты. Причем применялись натуральные материалы – металл, стекло, кожа, дерево, то есть всё, что выпускалось в массовом производстве.

 

Так появились прекрасные здания строгих форм с кружевными балкончикам и оградами из металла, «венские» стулья, абажуры из цветных стеклышек, стулья Чарльза Макинтоша и многие проекты, в которых использовался принцип так называемой функциональной Красоты. Это был новый стиль, в основе которого была простота и геометрическая выверенность форм в сочетании с оригинальной и даже помпезной отделкой. Этот же принцип применялся в произведениях живописи и скульптуры (Климт, Макинтош, Муха, Кокошка и другие). Стиль этот был необычным, иногда забавным, но производил сильное впечатление. Эффект выставки был космический.

 

Новый «функциональный» стиль был осознан. А как насчет названия? Принято считать, что стиль «Ар деко» получил свое имя от названия этой выставки. За точность ручаться не могу – подобной информации найти не удалось. Но это всё тот же «модерн», хотя в 20-е годы, когда «сошедшая с ума» Европа танцевала до упаду под звуки джаза, к стилю приклеились названия «джазовый модерн», «зигзаг-модерн», «стиль звезд». Но это всего лишь налет времени, «уличный сленг» в искусстве. В «Оксфордском словаре по искусству» (издание 1988 года) четко написано: «Ар Деко – самый модный стиль дизайна и оформления интерьеров 1920-х и 1930-х в Европе и в США». Заметьте, написано в 1988 году. А в серьезных изданиях тридцатых годов название звучит иначе – «стиль декоративного искусства». Так что...

 

Это определение стиля точнее. Художественные изделия декорировались обильно, а их формы вызывают ассоциации с Египтом, Африкой или Китаем. То есть стиль украшенной и украшающей вещи. Декор покрывал поверхности стен зданий и мебели, ткани и предметы быта, женские платья и посуду. Даже ювелиры предпочитали экзотику в сочетании с новизной форм. Рене Лалик, известный французский ювелир эпохи «ар нуво», прославился флаконами для духов, талисманами для авто, вазами, часами и другими стильными вещами. Интерьеры ресторанов, кинозалов, казино тоже оформлялись в стиле Ар деко. Он создавал иллюзию благополучия и был символом новой послевоенной жизни.

 

Естественно, европейский стиль был элитным. Потому и «стиль звезд», переименованный впоследствии в Штатах в «голливудский стиль». Общедоступным его сделала Америка. Она заимствовала его в Европе, вывезла оттуда и привила этот саженец в крону своей культуры. Америке не нужно было перенимать технику – в техническом отношении она была впереди. Но одно дело индустрия, а другое – индустриальная культура и искусство: из самой техники они не вырастают.

 

Время, когда это случилось, можно указать точно: 1925 год, та самая знаменитая Парижская выставка. В Париже можно было увидеть специальный павильон Ле Корбюзье с функциональной мебелью, выполненной им совместно с Шарлоттой Перриан, проекты автомобилей, павильон Баухауза, где были работы Вальтера Гроппиуса и его учеников, а также павильон СССР, сооруженный по проекту архитектора К. Мельникова, в котором были представлены интерьеры, мебель и другие работы А. Родченко.

 

Ни Корбюзье, ни Гроппиус, ни Родченко, ни Мельников, занимаясь дизайном, не думали, конечно, о торговле. Но именно о ней размышляли на Парижской выставке американцы. Среди них был и Норман Геддес, проектировщик, коему суждено было стать пионером американского дизайна. Вдохновленный примером европейцев, он сумел решить одну из труднейших проблем – проблему эстетического освоения новых индустриальных форм (самолетов, поездов, автомобилей, дизайна интерьеров и мебели).

 

В 1927 году в США возникла первая профессиональная дизайнерская фирма Уолтера Тига. Сколько бы эта фирма продержалась одиночкой, неизвестно, если бы не «Великая депрессия» 1929 года. Промышленность бедствовала, и создавались фирмы и компании, занимавшиеся чем угодно, и эти годы считаются временем рождения американского дизайна. А Нью-Йорк, бывший в начале 20-х годов «дизайнерской провинцией», пережив страшный спад, а затем мощный подъем экономики своей страны, в пятидесятые годы стал столицей дизайна. Собственно, сам дизайн, использовав всё лучшее и интересное, что было в европейском модернизме, в конце концов стал в американской жизни явлением специфическим, с которым буквально до сегодняшнего дня имеет дело Европа, куда «слегка подреставрированный» модернизм вернулся после Второй мировой войны; да что там Европа – пожалуй, весь мир!

 

Теперь о секрете стиля. Он в термине «Ар деко» (Art Deco), который появился в 1966 году во время возрождения выставки в парижском Musee des Arts decoratifs de Paris (Музей декоративного искусства в Лувре, Париж). Эта выставка, пользовавшаяся небывалым успехом не только у французов, возвестила о возрождении интереса у людей к декоративным искусствам и дизайну 20х-30х годов – периода, когда все эти искусства процветали под общим названием «модерн».

 

Анатолий Сигалов (Ульм)

 

Читайтетакже:

  1. Модерн» и море, Ницца. Журнал «Партнёр», № 11 / 2006. Автор А.Сигалов
  2. Сезанн – прорыв в модерн. Журнал «Партнёр», № 11 / 2004. Автор А. Сигалов
  3. Ах, венская «прекрасная эпоха»! Журнал «Партнёр», № 7 / 2009. Автор Г. Цесарская

<< Zurück | №8 (263) 2019 | Gelesen: 185 | Autor: Сигалов А. |

Teilen:




Kommentare (0)
  • Die Administration der Seite partner-inform.de übernimmt keine Verantwortung für die verwendete Video- und Bildmateriale im Bereich Blogs, soweit diese Blogs von privaten Nutzern erstellt und publiziert werden.
    Die Nutzerinnen und Nutzer sind für die von ihnen publizierten Beiträge selbst verantwortlich


    Es können nur registrierte Benutzer des Portals einen Kommentar hinterlassen.

    Zur Anmeldung >>

dlt_comment?


dlt_comment_hinweis

Top 20

Фаюмские погребальные портреты

Gelesen: 545
Autor: Шпигель С.

«А что у вас под платьем?»

Gelesen: 508
Autor: Баст М.

Новости культуры

Gelesen: 491
Autor: Ухова Н.

Перемена участи

Gelesen: 474
Autor: Ухова Н.

Интеллектуальный коктейль

Gelesen: 456
Autor: Кротов А.

«Сладкие» истории

Gelesen: 309
Autor: Иванов А.

Путешествия на диване

Gelesen: 304
Autor: Цесарская Г.